The Babadook (Jennifer Kent, 2014)

babadookposter

De los áridos terrenos australianos llega la que muchos se han empeñado en ver como una de las grandes sensaciones del cine de terror de los últimos tiempos. The Babadook, dirigida por la debutante Jennifer Kent, cuenta la historia de una viuda que años después de perder a su marido le toca convivir con un hijo exageradamente aterrorizado con el personaje al que da nombre la película. Esto ocurre cuando a manos del infante llegue un extraño libro llamado «The Babadook», hasta convertirse en epicentro de una historia que sin contar nada nuevo bajo el sol sí muestra ciertos elementos que la hacen destacar entre la producción de género actual. Es en su eficiente mezcla y fomento de relaciones entre el drama y el terror donde el film se asienta acertadamente y logra perpetuar su discurso. Madre e hijo protagonizan una relación traumatizada por el temor, que supone un viaje al origen más ancestral del miedo bajo el enclave de los terrores infantiles, la creencia en el folkclore o la catastrofista sensación con la que castiga la soledad, aquí mostrada en el drama de la incapacidad de asumir la pérdida. Sigue leyendo

Interludios musicales: «A Flower´s All You Need», Demis Roussos.

DOMAHOKA_Demis1

En el empeño de darle motor al Gabinete, hoy mismo se iba a subir a este humilde rincón virtual la crítica express de  «Babadook» (The Babadook, Jennifer Kent, 2014), la gran sensación del terror australiano, ese que no estuvo en tantas bocas ajenas desde los tiempos del estreno de «Wolf Creek» (íd, 2005) de Greg McClean. Lamentablemente la actualidad manda, y hoy el Reverendo se ve en la obligación de hacer un interludio musical forzoso. Acaba de hacerse público el fallecimiento de Demis Roussos, el extravagante vocalista griego  (aunque nacido en Alejandría, Egipto, en el año 1946) que con su pintoresca indumentaria (esas túnicas cuasi sacerdotales), ofrecía una unión bastante curiosa entre el hippismo y un  cuasi toque glam, convirtiéndose en toda una eminencia de la canción melódica europea de los años 70. Con inicios en el rock progresivo con su primera banda «Aphrodite´s Child», de esa formación saldría también uno de los grandes músicos de los últimos tiempos, Vangelis, para quien sería habitual colaborador: Roussos está presente, dato este que no mucha gente conoce, en la banda sonora de «Blade Runner» (íd, Ridley Scott, 1982) con el acojonante tema  «Tales of the future», además de hacer una versión cantada del main theme de «Carros de Fuego» (Chariots Of Fire, Hugh Hudson, 1981).

acparis

Roussos y Vangelis junto a Loukas Sideras, el otro componente de «Aphrodite´s Child».

Roussos es conocido principalmente por su carrera en solitario, donde destacó por un melancólico tono vocal, mezclando las vertientes de la psicodelia o el romanticismo, con una notable etiqueta pop  que lo elevó a una notable popularidad marcada por su personalísimo timbre de voz. Con una multitud de álbumes en su haber, cuyo éxito llevó a que sus temas fuesen cantados en varios idiomas, en el Gabinete nos quedaremos con el precioso tema que Ennio Morricone compuso para la película «Violación en el último tren de la noche» (L´ultimo treno della notte, Aldo Lado,1975), con voz del propio Demis Roussos. El film de Lado es un fantástico exploit italiano realizado a rebufo del éxito de «La Última Casa a la Izquierda» (The Last House on the Left, Wes Craven, 1972) y el subgénero nacido a raíz de ella como son las rape and revenge movies. En ella una pareja de jóvenes féminas las pasarán bien putas en un tren nocturno, lo que llevará a una venganza paterna de las que marcan época. Pero de ella hablaremos otro día; quedémonos ahora, a modo de póstumo homenaje, con el recuerdo de la gran voz de Roussos, como atestigua la siguiente canción. D.E.P.

Coming Soon: «Knock Knock» (Eli Roth, 2014)

KnockKnockFeat

El Reverendo está aún a al esperas de poder ver «The Green Inferno» (íd, 2013), la épica que Eli Roth dedicó al subgénero del canibalismo con unas claras vistas al homenaje de «Holocausto Caníbal» (Cannibal Holocaust, 1980) de su idolatrado Ruggero Deodato. El film sufre un supuesto bloqueo comercial que le impide ser estrenado en salas  (aunque sea sospechoso el cómo estas tretas acaban favoreciendo la siempre final explotación económica del film) pero ya ha podido ser vista en algunos de los más prestigiosos festivales del mundo como Toronto o Sitges, tal y como vimos hace unas semanas en el Gabinete. Mientras tanto, se puede observar como Roth está inmerso en una serie de productos de género bastante interesantes, como «Clown» (íd, Jon Watts, 2014) de la que hablaremos en próximos días. Pero centrémonos hoy en su siguiente película en labores de director, «Knock Knock«, aprovechando que ayer mismo salía a la luz su primer teaser tráiler. Parece ser que el film será una home invasion en toda regla, con un Keanu Reeves interpretando a un hombre que se verá acosado por una dupla de jóvenes interpretadas por la hispano/cubana Ana de Armas y la esposa del propio Roth, Lorenza Izzo (ya vista en «The Green Inferno» y en la epopeya catastrofista «Aftershock» [íd, 2012], interpretada, escrita y producida por Eli bajo la dirección del chileno Nicolás López), donde se prometen emociones fuertes de intriga, sadismo, y un componente erótico que ya hace temblar con las apariciones conjuntas de de Armas como «Miss Camiseta Mojada» y la espectacular Izzo.

knock-knock-ana-de-armas

El film es un episodio más de la camaradería existente entre Roth y dos de esos cineastas que como él, parecen profesar un amor incondicional por el fantástico en general y el terror en particular. Me refiero en primer lugar a Nicolás López, el chileno que con unos inicios anexados a la comedia («Promedio Rojo» [íd, 2004], «Santos» [íd,2008]) mantiene ahora un compromiso hacia el fantastique con la previamente mencionada «Aftershock» y su involucración en la producción de «The Green Inferno» o «The Stranger» (íd 2014). Precisamente esta (de la que también hablaremos pronto aquí) es el debut en la dirección del uruguayo Guillermo Amoedo, guionista habitual de López; ambos, junto a Roth, escriben el libreto de «Knock Knock», como ya hicieron en «The Green Inferno». Curiosa es esta afiliación entre sí de estos tres cineastas, cuya devoción a las aristas más sórdidas del género hace que su paso por el Gabinete sea bastante habitual en próximas fechas.

1940395

Ya centrándonos en «Knock Knock», curioso es a primera vista la aparición de una mega-estrella hollywoodiense del calibre de Keanu Reeves, cuando Roth, en su constante filia a los cánones más clásicos de la Serie B, siempre ha optado por repartos semi-desconodidos. A la vista de los 30 segundos vistos del tráiler, y a falta de ver aún «The Green Inferno», parece que el estilo de Roth en los últimos tiempos ha sufrido cierta evolución, y posiblemente esto venga dado de su alianza creativa con López y Amoedo. Vemos aquí ciertas ligaduras hacia el thriller y al peso de la intriga y la atmósfera, lejos de los derroches visuales de «Cabin Fever» (íd, 2003) y «Hostel» (íd, 2005), aunque posiblemente no falten los extremismos marca de la casa si es cierto los enlaces hacia la erótica del sadismo que prometen ser expuestos. Ya comienzan a cruzar el charco las primeras noticias de su paso por Sundance, donde dicen que muchos han visto en la película como un remake inconfeso de «Los Sádicos» (Death Game, Peter Traynor, 1977), un thriller en el que Seymour Cassell es un hombre de negocios que lleva a su casa a dos inocentes jovencitas que se las hacen pasar bien putas. Esto no sorprende con el constante espíritu reivindicador de Eli Roth hacia sus películas tótem, ya que en cada uno de sus films se pueden distinguir perfectamente sus claras referencias. Aún así, estamos ante uno de los proyectos más esperados por el Reverendo para este 2015, que parece que será distribuido en nuestro país por Inopia Films, quienes han traído recientemente a fronteras españolas cosas tan interesantes como  «Big Bad Wolves» (íd, Aharon Keshales, Navot Papushado, 2013) u otras sumamente divertidas como «Tokarev» (íd, 2014), el vehículo de lucimiento que nuestro Paco Cabezas le hizo a Nick «The Man» Cage». Señores de Inopia, traigan «Knock Knock» pronto y en condiciones, por, favor. Por aquí, estaremos atentos a futuras noticias sobre su estreno. Pueden ver el tráiler haciendo click en la siguiente imagen:

knock-knock-keanu-reeves-eli-roth-2014

 

Saludos desde el Gabinete, camaradas.

knock-knock-pic-2

hqdefault

La Herencia de Hosting, de Vicente García

La-herencia-de-Hosting-Portada

La literatura nacional del horror parece vivir una segunda juventud (si nos remontamos varias décadas atrás con la fantástica etapa del bolsilibro), con una hornada de escritores que desde hace algunos años parecen establecer cierto compromiso con el género en el ámbito literario. Al mismo tiempo, y dentro de la «sobreexplotación» que el subgénero «zombie» pareció vivir en los últimos años como fenómeno paralelo, algunas de estas plumas como las de Carlos Sisí con su saga de «Los Caminantes» o Vicente García con «Apocalípsis Island», entre otros nombres, copan con orgullo y satisfacción cierto protagonismo en las estanterías, generando una súbita generación de escritores que en el ámbito de las ventas parecen compartir campo de batalla con escritores foráneos. Precisamente de García viene una de las últimas obras que Dolmen Editorial publica dentro de su excitante línea «Colección Stoker», esa en la que parece tener cabida un horror con ciertos tintes clasicistas sin olvidar de una dramatización visual desarrollada en ambientes sórdidos. Precisamente estas dos características son las que dan entidad a «La Herencia de Hosting», una historia de tintes clásicos, enfocada hacia el terror rural, y en la que una pareja de urbanitas se enfrenta contra el misterio y la temible vida costumbrista y oscura de los habitantes del pueblo que da nombre al libro. El Reverendo ha tenido el placer de hablar largo y tendido de la publicación en Ultramundo, en una reseña a la que se puede acceder haciendo click aquí. Enjoy, camaradas.

House of the Witchdoctor (Devon Mikolas, 2013)

  house

Popularmente se dice que toda película de serie b debe tener al menos alguna estrella pasada del género en decadencia artística. Esta táctica, bien requerida actualmente entre la nueva generación de cineastas del terror que traen para sus productos a aquellos actores que idolatraban cuando eran púberes espectadores, se convierte casi en el principal reclamo de este House of the Witchdoctor. Y es que, como ya adelantábamos en el Coming Soon de hace semanas sobre la película, en este film nos encontramos con nada más y nada menos que Bill Moseley, reactualizado como icono del terror gracias a Rob Zombie; Leslie Easterbrook, la voluptosa y espectacular teniente Callahan de la saga Loca Academia de Policía  (también rescatada por Zombie en Los Renegados del Diablo y Halloween. El Origen; Dyanne Thorne, uno de los mayores iconos de la sexploitation gracias a la saga de Isla, la dominatrix nazi, que aquí además estará acompañada por su marido Howard Mauer (compañero de reparto habitual de la actriz, la misma que vive ahora en un retiro interpretativo cobrando por sus autógrafos en las convenciones de fans).

Sigue leyendo

Interludios musicales: «Tattoo Vampire», Blue Öyster Cult

blueoystercult

Blue Öyster Cult fue y es una de las bandas más destacadas y reivindicables dentro del panorama rockero de los 70, en aquel sector donde muchos de los grupos emergentes de la época se atrevían a ser imbuidos por el encanto de la psicodelia. Un tema con ampulosa notoriedad fue su archi-conocido «(Don´t Fear) The Reaper«, ensalzado en multitud de ficciones cinematográficas y televisivas (John Carpenter lo incluyó en su «La Noche de Halloween» y Rob Zombie haría lo propio en el remake de esta) y cuestionado por sus siniestros aromas de romanticismo fatalista (Romeo y Julieta no escapan en su mención), se convertía en el mayor éxito de la banda.  Liderados por los carismáticos Eric Bloom y «Buck Dharma» Roeser y con cambios casi constantes en su formación, supieron construir un universo propio en sus canciones con grandes connotaciones hacia la fantasía, la ciencia ficción o los coqueteos poéticos provenientes de su habitual colaborador Sandy Pearlman (él fue, además, quien les sugirió el nombre actual del grupo a cambio del original Soft White Underbelly). Aquel L.P. de 1976 llamado «Ages Of Fortune«, quizá el más importante de su carrera, ofrecía las riquezas melódicas del heavy metal y el hard rock dentro de las habituales habilidades artísticas hacia los arreglos vocales y la imponente psicodelia, dejando a un lado los retazos glam de sus orígenes. Con «(Don´t Fear) The Reaper» atronando constantemente las radios del momento, en el segundo tema de la Cara B del disco se encontraba «Tattoo Vampire«: contundentes riffs de guitarra y sinuosas líneas de bajo, que ofrecían un en su estribillo uno de los momentos más memorables de «Ages Of Fortune»:

I went down last night with a tattoo madam
To a nude dagger fantasy domain
Wrapped in hell, I lost my breath
Chest to stimulating chinese breast

Grisly smiles, that don’t flake off
Corny-colored demons leering
Vampire photos, sucking the skin

Seeding the night at the inker’s parlor
Flash permabrand pricked for a dollar
Her wrist surreal a heart and flying skull
Lettered Life and love pass swiftly

Grisly smiles, that don’t flake off
Corny-colored demons leering
Vampire photos, sucking the skin

Cordiales saludos desde el Gabinete.

Cuernos, de Joe Hill

Joe-Hill-Horns

El próximo estreno de la nueva película de Alexandre Aja ha generado interés en descubrir la obra que se toma como adaptación, «Cuernos». Si además se revela que la publicación proviene del hijo de Stephen King, probablemente las ganas de enfrentarse a su lectura se multiplican. Tras el nombre de Joe Hill se esconde Joseph Hillstrom King, uno de los hijos del rey del terror y que centra sus labores como escritor y artista de cómic en los géneros de la fantasía y el terror, al igual que su exitoso padre. Sería un atrevimiento obviar que gran parte del éxito le viene por el prestigio añadido de ser el hijo del que pósiblemente es el más prestigio autor de literatura de terror de todos los tiempos, aunque sería injusto obviar que la crítica le ha apoyado por demostrar ciertas dotes para el género en obras previas como «Fantasmas» y sobretodo «El Traje del Muerto». Sigue leyendo

Doble Presentación: «Rob Zombie. Las Siniestras Armonías de la Sordidez» + «Cine-Bis #3», en Gijón el próximo 5 de Diciembre.

Presentaci_n_Rob_Zombie_Cine_Bis_N_3

Recuperamos la actividad normal del Gabinete, tras un mes convulso en el que el Reverendo se ha visto inmerso en un proyecto editorial muy interesante del que pronto se podrá dar más detalles. Mientras el blog intenta volver a su (ya de por sí limitado) ritmo de trabajo habitual, cabe invitaros a la doble presentación que se realizará el próximo viernes día 5 (quedan muy pocos días ya) en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Allí se realizará un evento que se compondrá de la primera presentación en tierras asturianas de «Rob Zombie. Las Siniestras Armonías de la Sordidez«, escrito por quien esto firma y que nace fruto de la colaboración entre Tyrannosaurus Books y el portal Ultramundo, cuyo director Miguel Díaz González coordina la publicación. A continuación, la flamante presentación del número 3 del fanzine «Cine-Bis«, la publicación auspiciada por el infatigable Javier G. Romero (quien por cierto, prologa la monografía de Rob Zombie) dedicada al cine de géneros de una manera tan dedicada y entusiasta como lo hacía su ya imprescindible «Quatermass«. Además, el acto se redondeará con un adelanto de otra monografía, esta vez dedicada a la mítica productora Empire (fruto de la colaboración de Ultramundo con Applehead Team Creaciones) además de la proyección de varios cortometrajes, entre ellos «Payasita«, el nuevo proyecto de Miguel Ángel Muñiz . Se contará con la presencia y discursos de los propios Javier G. Romero, Miguel Díaz González y Miguel Ángel Muñiz, además de Iván Suárez, Fernando Rodríguez Tapia y un servidor. Cabe mencionar el colofón final de la jornada: la proyección, en exclusiva, de una nueva versión remasterizada de uno de los films malditos por excelencia del fantaterror español: «El Monte de las Brujas«, dirigida por Raúl Artigot.

El evento tendrá lugar, como ya hemos dicho, el próximo viernes 5 de Diciembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, situado en la calle Jovellanos número 21. A partir las 17:00 horas. Quedan todos avisados e invitados.

3533396418_733b5ce0ee

Interludios musicales: Feliz noche de Halloween, camaradas!

synconationcomhalloweenmusic1

Hoy es Halloween, noche altamente simbólica y representativa para todos a los que nos encandile el horror como forma de vida. La noche de las brujas llega fiel a su cita y para ello el Reverendo se honra de sugerir dos aportaciones musicales de órdago para que los visitantes del Gabinete amenicen sus maratones de films, inaugurando de paso una nueva sección de este modesto rincón virtual.

El multiversionado «Monster Mash» es una canción original de 1962 popularizada por Bobby Pickett y que cuenta la historia de un mad doctor que narra en primera persona como una de sus más cruentas criaturas se levanta y comienza a realizar una majestuoso y espectacular baile… para festejarlo, el científico organiza una enorme fiesta con todas sus otras creaciones monstruosas. Un tema popularísimo, con multitud de covers (hasta Bruce Springsteen realizó recientemente una versión en directo) y que se ha convertido en todo un icono para los amantes del terror por ese espíritu de horror clásico que destila, desde su temática hasta la multitud de guiños al género que expone.

 Puturrú de Fuá es una de esas bandas que nacieron en España con el cachondeo y la sátira como principales exponentes, que causaron furor en la sociedad del país de los 80´s y 90´s. Aún en activo, «Una de Vampiros» fue uno de sus temas estrella, un tango embriagador con multitud de arreglos a modo de guiño hacia el horror y que logra una atmósfera acojonante que fusiona con mucho acierto el terror y la jarana. He de reconocer que descubrí el tema gracias a los amigos del podcast de Apocalipsis Friki, que lo utilizaron como tema introductorio de uno de sus especiales de Halloween que aprovecho a recomendar. 

Sin más dilación, el Reverendo se retira a sus aposentos, dispuesto a disfrutar un año más de esta mágica noche no sin antes  prometer que su Gabinete estará actualizado a partir de hoy con mucha más regularidad (escrituras paralelas le han tenido bastante ocupado). Disfruten de la Noche de Halloween, mucho cuidado con las brujas, los niños en búsqueda de caramelos para la tos y si usted vive en una pequeña ciudad del norte de España llamada Gijón, precaución con ciertos payasos con aficiones fotográficas.

Enjoy! 

vincentprice

«Cabeza de Ciervo», de Francisco Miguel Espinosa

Cabeza de Ciervo Francisco Miguel Espinosa

La última novela de Francisco Miguel Espinosa fue una auténtica sorpresa para los que consumismos con cierta habitualidad literatura fantástica de origen nacional. Si bien es la primera obra que leo del autor, he de reconocer que su sinopsis fue lo primero que me atrayó para su posterior lectura, a pesar de ser una premisa mil veces vista en el género policiacio y/o terror. En el solitario y lejano territorio rural de la pequeña localidad de Abismo, aparece el cadáver del sheriff del pueblo en un enclave visual realmente siniestro y sórdido: el cuerpo presenta la cabeza cercenada y la ausencia de sus fémures. Parece ser que un asesino en serie anda suelto por Abismo y su vestimenta es realmente estremecedora: de su oscura figura sobresale sobre su cabeza una enorme cornamenta construída con huesos humanos.

Hay algo del argumento, con tan solo leerlo, que hace rezumar la perversidad y perfidia que uno busca en este tipo de relatos. Este entroncado argumental bebe a partes iguales de las bases del slasher y del thriller policíaco con tintes terroríficos, como se comprobará una vez nos sumemos en la lectura de «Cabeza de Ciervo«. La obra tiene multitud de virtudes tanto en su continente (la extraordinaria portada de Daniel Expósito nutre de «pulp terror» la presentación de la novela, no escondiendo sospechosas similitudes con los pósters de una corriente cinematográfica muy adorada por estos lares) pero sobretodo en su contenido. Y es que Espinosa narra con una gran habilidad todos y cada uno de los hechos que construyen la historia, con un elemento que para el Reverendo resultó embriagador: la afligida y catastrofista forma con la que se describe a Abismo, como  un encuadre rural de la trama realmente admirable, y sus habitantes, construyendo una comunidad de residentes de incierto presente y pasado con un aura de misticismo alrededor sobre la que la obra recurrirá para fomentar su misterio. Narración efectiva, ágil y muy descriptiva, que huye de la densidad con una atmósfera perversa que parece heredar del cine de terror más transgresor. Altamente recomendable. Pueden leer la reseña completa que el Reverendo realizó hace ya unas cuantas semanas para Ultramundo, haciendo click aquí.

hqdefault

«Perdida» (Gone Girl, David Fincher, 2014)

poster

Se había creado mucha expectación con el último trabajo de David Fincher. Esta tenía una clara extra motivación al encontrarse el director con su género predilecto, aquel que le lanzó a la fama de cabeza con Seven (1995) conformando el enclave narrativo donde ha sabido sacar mucho mejor su potencial, no desdeñando sus otros importantes trabajos para todos sabidos. La trama, aunque dentro de unos elementos quizá demasiado recurridos, se antoja muy interesante: una pareja está a punto de cumplir su quinto aniversario de boda y la mujer desaparece súbitamente de su casa dentro de un escenario que podría dar que pensar hacia a una desaparición en contra de su voluntad. El marido, interpretado por un Ben Affleck quien ya ha circulado con temática similar en su debut como director en Adiós pequeña, adiós (2007),  asume rápidamente el protagonismo de una trama que permitirá a Fincher desarrollar unos inquietantes juegos con su peculiar forma de ver, sentir y vestir el género. Gillian Flynn guioniza su propia novela, logrando un libreto sólido y con sus aristas bien cimentadas, dando carta abierta al director a una manipulación interesantísima. Sigue leyendo

Double Feature: «Contacto Sangriento» + «Mortal Kombat»

Double Feature

Iniciamos una nueva sección en la que aglutinar algunas de esas dobles sesiones que el Reverendo lleve a cabo. La «Double Feature» fue uno de los más recurridos métodos de proyección en los antiguos cines de barrio y grindhouse donde se exhibían dos films (algunas veces un mayor número, en sesión continúa, constituyendo auténticos maratones cinéfagos) que habitualmente tenían en común varios nexos de unión, sobretodo en temática. Eso será lo que se tendrá en especial cuenta para la sección, films con algunas similitudes argumentales (o connotaciones comunes para el que esto escribe) que aumenten el encanto de su visionado, siempre con cintas afines al espíritu del Gabinete. Para debutar, dos películas de hostias que tienen en el combate clandestino su punto en común. «Contacto Sangriento» (Bloodsport, Newt Arnold, 1988) y «Mortal Kombat» (íd, Paul W.S. Anderson, 1995) proclaman la celebración de sendas competiciones arraigadas en las ensaladas de tortas. Aunque este concepto, que añade clandestinidad y suciedad a las peleas, sea algo existente desde ya tiempos remotos, uno lo encuentra muy ligado al mítico «Street Fighter«, popular videojuego que se basaba en una enorme competición mundial con luchadores de variopintas nacionalidades, todos ellos con especiales habilidades. En el libro editado por Applehead Team Creaciones sobre la Cannon se citan algunas referencias que parecen indicar que «Contacto Sangriento» tiene bastantes similitudes con el primer «Street Fighter» (donde aparecía en el año 1987 la premisa de competición mundial  de luchadores), por lo que a servidor le pareció muy apropiado hacer una doble sesión con un revisionado de aquella, uno de los primeros films de Jean-Claude Van Damme como protagonista, con «Mortal Kombat», la adaptación del videojuego homónimo perpetrado por el insigne Paul W.S. Anderson. El juego, muy popular en esa época en la que se instauró una moda por las hostias a mansalva en videoconsolas y ordenadores, marcaría cierta escuela tanto en el mundo del gaming como en otros medios. Hagamos pues, un repaso a ambas películas, que de manera trivial parecen tener bastantes similitudes a pesar de su separación en el tiempo.

bloodsport_poster_02     Mortal_kombat_1_poster_03

«Contacto Sangriento» (Bloddsport, Newt Arnold, 1988)

bloodsport

Comenzamos con este film proveniente de la incombustible producción de la Cannon en una de las primeras películas de Jean-Claude Van Damme como protagonista absoluto. Es además su primera película para Golan-Globus con cierta relevancia, ya que había participado de manera secundaria en otras producciones de la compañía (a modo prácticamente de sendos cameos) en «Breakdance» (Breakin´, Joel Silberg, 1984) y «Desparecido en Combate» (Missing In Action, Joseph Zito, 1984). Poco después llegaría «Cyborg» (íd, Albert Pyun, 1989), su film estrella para los primos israelíes.  «Contacto Sangriento» centra su historia en el kumite, un campeonato de lucha clandestina que se celebra en Hong Kong cada cinco años y pretende aglutinar a los luchadores más importantes del planeta (claras reminiscencias posteriores al previamente citado «Street Fighter»). Además, el guión escrito entre otros por Sheldon Lettich (futuro colaborador del actor belga dirigiendo para él algunos de sus vehículos de lucimiento) se basa en la historia real de Frank Dux, luchador que compitió realmente en el mencionado torneo sin reglas convirtiéndose además en el primer hombre occidental en ganar el asiático torneo. Ojo a las declaraciones de Dux acerca de ello, extraídas sin escrúpulos de la Wikipedia: «Mi participación en este torneo fue parte de un plan, iniciado en 1975, para infiltrarme en las organizaciones criminales que organizan las luchas. La idea original era participar en el torneo del Kumite y hacer algunos contactos. Inicialmente se supone que perdería, pero finalmente me convertí en uno de los mejores luchadores del Kumite que nunca había participado en el evento

enhanced-buzz-28391-1361899770-5

La trama de «Contacto Sangriento» propone la dramatización de uno de los torneos del kumite, dentro de los patrones del cine de acción que ya se habían desencadenado en aquel 1988 gracias en parte al empeño de la Cannon, aunque sería injusto dejar a un lado otros productos ajenos a Golan-Globus que también instauraron años atrás los cánones por los que la década es hoy en día añorada. Cierto es que la popularidad e imparable producción de Cannon tuvo gran culpa de esta corriente del actioner que pretendía un extremismo escénico y argumental de las propuestas (siempre al servicio de la estrella de turno, aquí a un Jean-Claude Van Damme en plena ebullición de popularidad), un sentido de la violencia ajeno al convencionalismo y una desvergüenza absoluta hacia las formas. En los 80, el cine de acción, que venía de los 70 donde se promulgaba un estilismo hacia el urbanismo  (las mejores cintas de la década aprovechaban con mucha soltura la arquitectura de las ciudades) y la aridez (la acción muchas veces se envolvía en thriller secos de estilistas recursos visuales), abogó por un extremismo muy recordado y ubicado como no podía ser de otra forma en un producto como «Contacto Sangriento». No ocultando su condición de vehículo de lucimiento para Van Damme, la trama presenta su argumento como una sucesión de los mejores combates del campeonato, dando especial importancia a la realización y coreografía de las peleas; estas, que pueden presumir de ser dirigidas con un estilo que permite distinguir perfectamente lo que está ocurriendo sobre el ring, ocupan la mayor parte del interés de la propuesta. En ellas encontramos a prototípicos personajes que nos son presentando a medida que avanza la trama haciendo hincapié a unos exagerados arquetipos que componen su personalidad escénica, algo en lo que se apoyaron propuestas similares para definir a sus protagonistas, volviendo a la posible relación de la película de Arnold con «Street Fighter» y toda la amalgama de productos similares que salieron tras de ella.

bloodsport_ray_jackson

El resto de «Contacto Sangriento» brilla ciertamente por componer elementos de relleno, dentro de lo enclenque de su entramado argumental que hace de la historia algo simple y realmente llano, además de una sub-trama romántica que no aporta absolutamente nada y que parece más bien a responder a las necesidades narrativas de incluir un personaje femenino que no era para nada necesario. Pero esto, que en cualquier película de arte y ensayo podría suponer un error fatal,  no debería tomarse como algo negativo en un género como este y dentro del desarrollo del cine de acción de aquella época. Para suplir esta carencia la película se arma con esos elementos con los que encandilar al público de entonces (y también al de ahora, que vive una época de añoranza hacia estos productos) como es el exagerado carisma de sus personajes: Van Damme a parte, quien aporta el carácter protagonista-heróico de la cinta cumplidor en lo físico (la sapiencia de Juan Claudio a la hora de aplicar el noble arte de repartir hostias está muy bien aprovechada) y raquítico en lo interpretativo (aunque como decíamos antes, no eran necesarios esfuerzos mayores en ello), encontramos al gigantón Donald Gibb como Ray Jackson, uno de los luchadores más característicos del campeonato y que se convertirá en uno de los iconos de la película y de paso en el mejor compañero de Dux; Bolo Yeung, quien tiene el honor de presumir de haber compartido reparto con Bruce Lee en «Operación Dragón» (Enter The Dragon, Robert Clouse, 1973) es Chong Li, el rival a batir, antagonista principal y otro de los más inolvidables rostros de la película y las artes marciales norteamericanas de los 80. También aparecen por ahí Forest Whitaker en un papel secundario (uno de los detectives que investigan todo el entramado) y Leah Ayres como la intrascendente presencia femenina, que servidor siempre asociará a su protagonismo en «The Burning» (íd, Tony Maylam, 1973), uno de los slashers más adorados por el Reverendo.

tumblr_m66yecrtgL1rpqn0wo1_1280

En definitiva, «Contacto Sangriento» es una película previsible y muy mecánica, repetitiva en sus esquemas para/con el modelo de actioner instaurado en aquel momento por la Cannon pero con todos los puntos remarcables y personales de ello, incluyendo el derroche de estilismo estético del cine de acción de la época (volvemos a incidir en su falta de pretensiones «convencionalistas» hacia la violencia y una exageración visual más bien propia del cómic) y el derroche de carisma y sentido del entretenimiento tan positivo e ingenuo.  El film es hoy en día uno de los más reivindicados del primer acto de la carrera de Van Damme (antes de meterse de lleno en las majors a principios de los 90), responde bien a las pretensiones exigidas y dio origen a una serie de secuelas que a día de hoy aún no he podido ver.

«Mortal Kombat» (íd, Paul W.S. Anderson, 1995)

mk20

El amigo Paul W.S. Anderson comenzó su carrera en su Inglaterra natal allá en el año 1994 con «Shopping: de tiendas» (Shopping, 1994) un thriller de acción que a pesar de sus defectos escondía algunos aciertos en los aspectos más espectaculares de su realización. Y en efecto, Anderson se convertiría con los años (daría el salto a Hollywood tan solo un año después con la película que nos ocupa) en un especialista del cine de acción con una película de culto («Horizonte Final» [Event Horizon, 1997]) y una retahíla de producciones con una gran disparidad de opiniones para la crítica y una especialización en las adaptaciones de videojuegos, crossovers, o remakes. En su filmografía figura alguna que otra pieza salvable como la previamente mencionada «Horizonte Final» (un sci-fi de impresionante tensión), «Soldier» (íd, 1998) o «La Carrera de la Muerte» (Death Race, 2008) (remake de «La Carrera de la Muerte del año 2000″[Death Race 2000, Paul Bartel, 1975]), y cosas tan discutibles como esta «Mortal Kombat», «Resident Evil» (íd, 2002) o su ambiciosa «Alien Vs. Predator» (AVP: Alien Vs. Predator, 2004). Con un ego como un caballo y con la siempre utilizada excusa de «me han cortado mi montaje, esto no es mi versión» cuando una película suya fracasa en taquilla y/o crítica,  Paul W.S. Anderson se ha afianzado entre el fandom como un director chusco en las formas pero con ciertas maneras en el trabajo con la acción. Porque la espectacularidad de la imagen es para él su principal objetivo, dejando a un lado cualquier otro elemento cinematográfico. ¿La consigue?. En contadas ocasiones.

mk

En 1995 llega «Mortal Kombat», adaptación del famoso videojuego que planteaba, como «Street Fighter», un combate global (aquí jugando con elementos mucho más fantásticos) entre los más variopintos personajes. La película, al igual que ocurrió entre ambos videojuegos, venían hecha completamente a rebufo de la moda del principio de los 90 de adaptar videojuegos, con «Street Fighter, la última batalla» (Street Figther, Steve E. de Souza 1994) a la cabeza . Para más inri, Jean-Claude Van Damme rechaza participar en la película de Anderson a favor de la adaptación del juego de Capcom, un producto hecho más a su servicio. En «Mortal Kombat» interpretaría a Johnny Cage, uno de los personajes del juego que es a partes iguales estrella del cine y experto luchador. La trama de la película viene heredada del videojuego planteando un torneo en una especie de dimensión paralela donde Shang Tshung, un malvado ser interpretado por el gran Cary-Hiroyuki Tagawa (tan habitual en las producciones 90´s donde se requiriese a un asiático con cara perpetua de malignidad y mala hostia),  ejerce de anfitrión del torneo llamado Mortal Kombat. Si su banda de descerebrados bastardos llamados «Outlaws» consiguen vencer, acabarán dominando la tierra, algo que por supuesto habría que evitar. Tshung cita al combate a los «mejores luchadores de la tierra» compuestos por el citado Johnny Cage (Linden Ashby), Liu Kang ( un poderoso guerrero oriental interpretado por el habitual del cine de artes marciales occidental Robin Shou, experto stunt man), o Sonya Blade (Bridgette Wilson), una policía que reparte estopa cosa fina, o al menos eso nos quieren hacer creer. Ellos serán los encargados de salvar al mundo, con la supervisión de un extraño, caricaturesco e imcomprensible personaje llamado Lord Rayden con el físico de Christopher Lambert

mortal-kombat4

«Mortal Kombat» es una oda a la hilaridad, empezando por su machacona música techno muy popular en su época pero que ahora se hace imcoprensible su asociación a una película de mediana seriedad. Auque su guión roce lo esquemático de principio a fin y su desarrollo y evolución cabalguen por todos y cada uno de los estereotipos más sobados del cine de acción, cierto es que Anderson optó por lograr cierta fidelidad hacia la historia del videojuego y sus personajes. Teniendo en cuenta la dificultad que tiene para sí adaptar al cine una trama que se basa principalmente en combates cuerpo a cuerpo, el film opta por unir estos con una historia que respete mínimamente una coherencia argumental. Aún así, las posibilidades de esto siguen sin explorarse (la saga de videojuegos»Street Fighter», por ejemplo, tiene un trasfondo hacia la acción y unos personajes muy ricos que esperan aún la adaptación definitiva) y Anderson aquí lleva la película por aquello que más le interesa: la acción oligofrénica y desenfrenada, aquí más cercana a la parodia. Su tono acerca a la película más al cachondeo y al despiporre que al trasfondo serio; si esto es premeditado o no, habría que preguntárselo a Anderson, pero viendo el tono de su posterior carrera la respuesta parece clara y no juega muy a su favor. Aún así, hay un conjunto de elementos que hacen que «Mortal Kombat» sea vista hoy en día con mucha ingenuidad: la habitual sobreactuación de Cary-Hiroyuki Tagawa, el sinsentido de las apariciones de Lambert (que empezaron aquí a germinar su leyenda de actor-caspa), los efectos especiales que hoy en día parecen venidos de un Spectrum y el halo de exageración extrema que rodea a la película acaban por llenarla de encanto. Como adaptación de videojuego de los primeros 90´s, no podían faltar los agujeros de guión inexplicables (¿Qué pinta aquí el hermano de Liu Kang?), un animatrónico de acojonante sensación (de inquietante presencia sólo comparable al Blanka re-pintado y con peluca del film de Steve E. de Souza) y los one-liners de ineptitud de campeonato. Sí, «Mortal Kombat» puede ser vista a día de hoy como algo denigrante, pero con el encanto de la desmesura fílmica. Y de eso, los 80´s y 90´s estaban bien servidos.

 A continuación, se adjunta el programa número 3 del fantástico podcast «Ninja Vs. Commando«, el mejor reducto virtual dedicado al cine de acción y artes marciales donde se habla largo y tendido de «Mortal Kombat» y su universo:

9NinjaVsCommandog

Saludos desde el Gabinete, compañeros.

mk02